Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Апреля 2012 в 14:37, контрольная работа
Время и пренебрежение потомков привели к утрате многих памятников культуры. Но история отечественной культуры свидетельствует о том, что кроме потерь были и находки, и открытия. Так, спустя много веков в нашу культуру вернулось “Слово о полку Игореве”, возродилось духовное значение русской литературы. Так, восстанавливались древнерусские иконы, открытые под несколькими слоями поздней живописи. Вновь осваивается отечественная немарксистская философия, и приходя в нашу культуру литература и искусство русского зарубежья 20 в.
Введение
1. На рубеже веков
2. Русский авангард
3. Живопись советской эпохи. Социалистический реализм
Заключение
То понимание
натюрморта, которое мы находим у
Грабаря и Коровина, отнюдь не было
единственным. В числе немногих,
прежде всего, следует назвать П.
Боннара, творчество которого времени
1900-х годов можно рассматривать как
заключительную фазу импрессионистического
видения предметного
Мир Врубеля - эпоха
в истории не только русской, но и
мировой культуры. Врубель оставил
более 200 произведений. Среди них - портреты,
картины, декоративные панно, иллюстрации,
эскизы театральных занавесей, скульптурные
произведения, проекты зданий, поражающие
по размаху и широте творческого диапазона.
Врубель, вдохновляясь памятниками прошлого,
творил во многом по-своему, и нередко
творил как равный великим мастерам прошлого.
Врубель не придерживался официального
церковного канона, и именно поэтому его
Моисей своей одухотворенностью, даже
самим типом лица с огромными глазами
оказался созвучен подобным образам из
подлинных произведений византийского
искусства. В религиозной композициях
Врубеля, как бы возвращается подлинная
внутренняя сущность древних прототипов:
большое человеческое содержание, эмоциональная
выразительность. Если сопоставить изображения
Моисея Врубеля с фрагментом древней фрески,
найденным в Киеве при раскопках на месте
Десятинной церкви Х века, то при этом
обнаруживается их внутренняя, духовная
близость. Моисей Врубеля не столько библейский
пророк, сколько существо, полное затаенной
страсти и зарождающегося сомнения. Моисей
Врубеля - мятежник в потенции. Именно
этим он вызывает ассоциации и с его Демоном,
самим своим существованием, бросающим
вызов людям. "Демон поверженный"
(1902) - самое трагическое произведение
Врубеля. И если в раннем холсте мы ощущаем
хаос рождения, в котором живет надежда,
то в поверженном Демоне царит крушение.
Никакое богатство красок, никакие узоры
орнаментов не скрывают трагедии сломленной
личности, его изломанная фигура, сорвавшаяся
с заоблачных высот, уже зримо агонизирует,
заражая весь мир вокруг себя фосфоресцирующей
красотой последнего заката.
Редчайший дар
колориста проявил Врубель в
своей картине "К ночи", созданной
в 1900 году. Лирическое откровение пейзажа,
как бы обволакивающего зрителя
своим красочным маревом, особенно
впечатляет в "Сирени" 1901 год.
Еще одни художник,
чье творчество тесно связано с женским
образом. Это Борисов-Мусатов, выгодно
возвышающийся над обозначившейся к началу
XX века односторонностью петербургского
графического и московского - преимущественно
живописного направлений. Его лучшие картины,
такие как “Водоем” (1902), “Призраки”
(1903), “Изумрудное ожерелье” (1903-1904), “Реквием”
(1905), трудно безоговорочно причислить
к модерну, если понимать под последним
искусство с твердой преднамеренностью
определенных стилевых установок. В своих
произведениях художник шел не от “стиля”,
а от “настроения”, от желания воплотить
гармонию и красоту природы и возвышенной
женской души.
Еще один художник
из “Мира искусств” - Билибин иллюстрировал
русские народные сказки и сказки
А.С. Пушкина. Можно сказать, что он,
являясь продолжателем дела Васнецова
и Поленовой, представлял то направление
в русском искусстве, которое искало опоры
в национальных духовных традициях, поэтическом
мире сказок и былин, в образно-пластической
системе народного ремесла. Но вместе
с тем с графикой Билибина в русский модерн
вошло влияние японской цветной гравюры.
Особенно сильно это влияние сказалось
в созданных в 1905 году известных иллюстрациях
к “Сказке о царе Салтане” А.С. Пушкина.
Практические
его ровесник Рерих много размышлял
о национальной духовной традиции.
Для него она связывалась с историческими
событиями древности, с нераскрытыми тайнами
природных сил и верований. Все это ему
хотелось воплотить в станковых картинах
и в больших декоративных панно, в сценическом
оформлении спектаклей на историческую
темы, и в мозаиках, призванных войти в
идейно-пластический образ храма-памятника.
В некоторых отношениях Рерих был близок
здесь к Врубелю - оба они шли навстречу
модерну в желании облечь свои романтические
идеи в декоративную систему устойчивых
пластических образов, оба видели путь
к решению своих художественных проблем
в синтезе различных видов искусства.
Монументальные работы Рериха в Талашкине
- один из примеров наглядно характеризующий
и творческие помыслы художника и те компромиссные
результаты, которые можно было достигнуть
в этой сфере в пределах нового стиля.
Выше шла речь
о художниках, чьи произведения формировали
русский модерн, определяли его характерные
черты. Врубелю, одному из творцов русского
модерна, новый стиль казался
средством обретения свободы для собственного
творческого волеизъявления, формат выражения
своей художественной индивидуальности.
В то же время Серов в своих поздних работах
(“Похищение Европы”, “Портрет Иды Рубинштейн”,
все 1910 года) шел к модерну, усматривая
в нем наоборот, дисциплинирующие стилевые
установки, способ “самообуздания” личности.
Сильное и устойчивое
воздействие Врубеля испытали почти
все крупные русские художники
XX века. Его манера писать "разноцветными
кубиками" (по словам Ф.И. Шаляпина) иной
раз трактовалась как преддверие кубизма.
Однако Врубель, доказавший своим творчеством,
что глубинное постижение натуры закономерно
предполагает переход по ту сторону ее
внешних видимостей, стоит у истоков не
одного какого-то направления, а практически
всех авангардных поисков русского искусства
XX века.
2. Русский авангард
Нет сомнения, что
“путь в XX в.” был противоречив.
Модерн частично принадлежал и прошлому
и будущему. Как и предварившее
направление модернизма, авангард был
нацелен на радикальное преобразование
человеческого сознания средствами искусства,
на эстетическую революцию, которая разрушила
бы духовную косность существующего общества,
при этом его художественно-утопические
стратегия и тактика были гораздо более
решительными, анархически-бунтарскими.
Не удовлетворяясь
созданием изысканных “очагов” красоты
и тайны, противостоящих низменной
материальности бытия, авангард ввел в
свои образы грубую материю жизни, “поэтику
улицы”, хаотическую ритмику
Спектр направлений
велик. Преобразования охватили все виды
творчества, но изоискусство постоянно
выступало инициатором новых движений.
Мастера постимпрессионизма предопределили
важнейшие тенденции авангарда; его ранний
фронт наметился групповыми выступлениями
представителей фовизма и кубизма. Футуризм
укрепил интернациональные контакты авангарда,
ввел новые принципы взаимодействия искусств
(изоискусства, литературы, музыки, театра,
фотографии и кинематографа). В 1900-10-е годы
новые направления рождаются одно за другим
в широком географическом диапазоне от
России до Нового Света (с Москвой, Берлином,
Нью-Йорком и другими центрами, которые
все решительнее оспаривают ведущую роль
Парижа как законодателя художественных
мод). Экспрессионизм, дадаизм, сюрреализм
с их чуткостью к бессознательному в человеческой
психике обозначили иррациональную линию
авангарда, в конструктивизме же, напротив,
проявилась его рациональная, строительная
воля.
В период войн и
революций 1910-х годов политический
и художественный авангарды активно
взаимодействуют. Левые силы в политике
пытались использовать авангард в своих
агитационно-пропагандистских целях,
позднее тоталитарные режимы (прежде всего,
в Германии и СССР) стремились подавить
его строгой цензурой, загоняя авангард
в подполье.
В условиях же политического
либерализма авангард с 1920-х годов утрачивает
прежний пафос противостояния, вступает
в союз с модерном, устанавливает контакт
с массовой культурой. Кризис авангарда,
к середине 20 века в значительной мере
растратившего свою былую “революционную”
энергию, явился стимулом для формирования
постмодернизма как основной ему альтернативы.
Один из самых
ярких представителей авангарда, Василий
Кандинский, принадлежит к числу
открывателей нового художественного
языка XX столетия и не только потому,
что именно он “изобрел” абстрактное
искусство - он смог придать ему масштаб,
цель, объяснение и высокое качество.
Другой яркий
представитель - Казимир Малевич (1878-1935),
о котором по настоящему о заговорили
в кругах не только художественных,
но и в широкой прессе после следующей
выставки, на которой он показал уже так
называемые супрематические полотна,
иначе говоря геометрические абстракции.
С тех пор Малевича, к сожалению, стали
считать только художником супрематизма
и даже художником одной картины "Черного
квадрата". Эту славу отчасти Малевич
поддерживал сам. Он считал, что "Черный
Квадрат" - это вершина всего. Малевич
был разносторонним живописцем. В 20-30-е
годы он написал крестьянский цикл, незадолго
до смерти стал писать портреты в духе
старых мастеров, пейзажи в духе импрессионизма.
Малевич, российский
художник, основатель супрематизма, один
из немногих в России, работавших в
направлениях кубизма, футуризма. Был
незаслуженно забыт в Советском
Союзе, хотя его творчество одна из
самых ярких страниц в мировом
изобразительном искусстве первой половины
ХХ века. Казимир Малевич участник знаменитых
выставок "Бубновый валет" (1910), "Ослиный
хвост" (1912), один из столпов русского,
а затем и советского авангарда. Супрематизм
основан на комбинировании на плоскости
простейших геометрических фигур, окрашенных
в контрастные цвета. Знаменитый "Черный
квадрат" (1913) стал манифестом беспредметного,
нонфигуративного искусства, отправной
точкой абстракционизма. В 1919-м состоялась
Х Государственная выставка под названием
"Беспредметное творчество и супрематизм",
а в декабре 1919 - январе 1920-го XVI Государственная
выставка с ретроспективой "Казимир
Малевич. Его путь от импрессионизма к
супрематизму". На выставках показывались
и концептуальные подрамники с чистыми
холстами, и загадочно медитативный цикл
картин "Белое на белом" с "Белым
квадратом на белом".
Творения русских
художников - авангардистов начала
века взорвало художественное сознание.
И в то же время супрематизм
Малевича появился как закономерная
стадия в развитии русского и мирового
искусства. Сам Казимир Малевич выводил
супрематизм из кубизма. На выставке, где
были представлены его первые супрематические
картины, он распространил брошюру, которая
называлась "От кубизма к супрематизму".
Позднее он стал обращать внимание на
еще более ранние истоки этого направления.
Практически вся живопись, которая предшествовала
искусству 20 века, была включена в этот
поток, и Малевич считал, что венчает это
мощное мировое движение именно искусство
геометрической абстракции.
Идеями супрематизма
были увлечены И.А. Пуни, И.В. Клюн и др.
Клюн, в отличие от Малевича, уже через
несколько лет яростно восставшего против
эстетических принципов новой эпохи символизма
и модерна, не только задержался дольше,
но и вынес из нее значительно больше,
чем Малевич: тяготение к линейности, к
декоративной организации плоскости,
к ритму. В композициях Клюна формы никнут,
как цветы, царит покой или элегическая
печаль; по-восточному изогнутые, замедленно
движущиеся фигуры, точно пребывают в
состоянии медитации ("Семья"). Малевич
кажется рядом грубым, неловким, его символистские
опусы подчас выглядят нелепо - у Клюна
они вполне "нормальны", в русле живописных
тенденций общества "Московский салон",
одним из учредителей которого он был.
В начале 1910-х
годов, сблизившись с кругом М. Ларионова,
Малевич создает свои варварские, резко
деформирующие натуру жанровые картины.
Клюн остается в стороне от неопримитивизма.
Период кубофутуризма - пожалуй, лучший
в творчестве Клюна. Его кубистические
картины, экспонировавшиеся на выставке
"Союза молодежи" в 1913 году. Клюновский
кубизм "правовернее", чем у Малевича.
Малевич часто пользовался открытиями
других, но умел преображать чужое до неузнаваемости.
Так он поступил и с кубизмом, сначала
сочетав его с иконной традицией, затем
- с футуризмом, еще позже - с начатками
супрематизма. Клюн же подошел к новой
концепции, как к незнакомому механизму:
разобрал устройство, посмотрел, что внутри,
собрал заново и заставил работать.
Композиции Клюна
тщательно отделаны, построены, слажены.
Тема - бытовые приборы, посуда: озонатор,
граммофон, кувшин. Предмет расчленен,
но бережно и деликатно, он вполне узнаваем,
иногда даже вступает в несложный сюжет:
Кубизм Клюна эстетичен, цель автора -
сделать качественное произведение искусства;
кубизм Малевича скорее концептуален,
в нем превалирует идея. Его лучшие вещи
похожи на работы Малевича, но никогда
их не превосходят. Ощущение знаковости
форм, его прямоугольники и овалы не полны
той значительности, той "энергетики",
которую излучает живопись Малевича. Сам
художник утверждал, что в его натуре преобладает
аналитическое, а у Малевича - мистическое
начало.
На рубеже десятилетий
супрематизм становится если не тотальной
модой, то очень заметным увлечением
в художественных кругах, каждый мастер,
так или иначе причисляющий себя к современности,
стремился сделать что-то "супрематическое"
в порыве полемики, самоутверждения, восхищения,
наконец. В искусстве того времени легко
было обнаружить где угодно если не черные
квадраты (Чехонин, Шагал), то обязательный
геометрический акцент (Филонов, Кандинский).
Информация о работе Русская живопись первой половины ХХ века