Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Ноября 2011 в 10:13, контрольная работа
Конец XIX — начало XX в. представляет собой переломную эпоху не только в социально-политической, но и духовной жизни России. Великие потрясения, которые пережила страна за сравнительно небольшой исторический период, не могли не отразиться на ее культурном развитии. Важной чертой этого периода является усиление процесса интеграции России в европейскую и мировую культуру.
1. Задание №1. Русская культура «Серебряного века»
1.1. Введение. Силуэт серебряного
1.2. Серебряный век: декадентство или ренессанс
1.2.1. Образование и просвещение
1.2.2. Наука
1.2.3. Литература
1.2.4. Театр и музыка
1.2.5. Архитектура
1.2.6. Скульптура
1.2.7. Живопись
1.3. Заключение. Значение «Серебряного века» для русской культуры
2. Задание №2
3. Задание №3
4. Задание №4
5. Задание №5
6. Задание №6
С нарастанием рационалистических тенденций в ряде построек Шехтеля наметились черты конструктивизма — стиля, который оформится в 20-е годы.
Торговый
дом Московского купеческого
общества в Малом Черкасском переулке
(1909) и здание типографии «Утро России»
(1907) можно назвать
В
Москве новый стиль выразил себя
особенно ярко, в частности в творчестве
одного из создателей русского модерна
Л.Н. Кекушева (дом наследниц Хлудовых
на Моховой, 4, 1894—96; Никольские торговые
ряды на
Никольской ул., 5; 1899— 1903 и др.). В неорусском
стиле работали А.В.
Щусев (1873— 1949) — здание Казанского вокзала
в Москве (1913—24), В.М.
Васнецов — здание Третьяковской галереи
в Лаврушинском переулке (1901—06) и др. В
Петербурге же модерн испытал влияние
монументального классицизма, в результате
чего появился еще один стиль — неоклассицизм
(особняк А.А.
Половцева на Каменном острове, 1911—13,
архитектор И. А. Фомин).
По
целостности подхода и
1.2.6.
Скульптура
Подобно
архитектуре скульптура рубежа веков
освобождалась от эклектизма. Обновление
художественно-образной системы связано
с влиянием импрессионизма. Первым
последовательным представителем этого
направления был П.П. Трубецкой (1866—1938),
сложившийся как мастер в Италии, где прошли
его детство и юность. Уже в первых русских
работах скульптора (портрет И.
И. Левитана и бюст Л.Н. Толстого, оба 1899,
бронза) проявились черты нового метода
— «взрыхленность», бугристость фактуры,
динамичность форм, пронизанной воздухом
и светом.
Самое
замечательное произведение Трубецкого
— памятник Александру III в
Петербурге (1909, бронза). Гротескное, почти
сатирическое изображение императора-реакционера
выполнено как антитеза знаменитому монументу
Фальконе (Медному всаднику): вместо гордого
всадника, легко обуздавшего вздыбленного
коня — «толстозадый солдафон» (Репин)
на грузной, пятящейся назад лошади. Отказавшись
от импрессионистической моделировки
поверхности,
Трубецкой усилил общее впечатление давящей
грубой силы.
По-своему
чужд монументальному пафосу и замечательный
памятник Гоголю в Москве (1909) скульптора
Н.А. Андреева (1873— 1932), тонко передающий
трагедию великого писателя, «усталость
сердца», столь созвучную эпохе.
Гоголь запечатлен в минуту сосредоточенности,
глубокого раздумья с налетом меланхолической
угрюмости.
Самобытная
трактовка импрессионизма присуща
творчеству А.С. Голубкиной
(1864—1927), переработавшей принцип изображения
явлений в движении в идею пробуждения
человеческого духа («Идущий», 1903; «Сидящий
человек», 1912,
ГРМ). Женские образы, созданные скульптором,
отмечены чувством сострадания к людям,
усталым, но не сломленным жизненными
испытаниями («Изергиль»,
1904; «Старая», 1911 и др.).
Импрессионизм
мало затронул творчество С. Т. Коненкова
(1874—1971), отличавшееся стилистическим
и жанровым многообразием (аллегорический
«Самсон, разрывающий узы», 1902; психологический
портрет «Рабочий-боевик
1905 г. Иван Чуркин», 1906, мрамор; галерея
обобщенно-символических образов на темы
греческой мифологии и русского фольклора
— «Нике», 1906, мрамор;
«Стрибог», 1910; фантастичны и одновременно
пугающе реальны фигуры убогих странников
— «Нищая братия», 1917, дерево, ГТГ).
1.2.7.
Живопись
На
рубеже веков взамен реалистического
метода прямого отображения действительности
в формах этой действительности происходило
утверждение приоритета художественных
форм, отражающих реальность лишь косвенно.
Поляризация художественных сил в начале
XX в., полемика множественных художественных
группировок активизировали выставочную
и издательскую (в области искусства) деятельность.
Жанровая
живопись в 90-е годы утратила ведущую
роль. Художники в поиске новых
тем обращались к изменениям в
традиционном укладе жизни. Их в равной
мере привлекали тема раскола крестьянской
общины (С.А. Коровин, «На миру»,
1893, ГТГ), проза отупляющего труда (А.Е.
Архипов, «Прачки», 1901, ГТГ) и революционные
события 1905 г. (С.В. Иванов, «Расстрел»,
1905, Гос. муз. рев., Москва). Размывание границ
между жанрами на рубеже веков в исторической
теме привело к появлению историко-бытового
жанра. Не глобальные исторические события
интересовали вдохновенного певца русской
старины А.П. Рябушкина (1871—1924), а эстетика
русского быта XVII в., утонченная красота
древнерусского узорочья, подчеркнутая
декоративность.
Проникновенным лиризмом, глубоким пониманием
своеобразия жизненного уклада, характеров
и психологии людей допетровской Руси
отмечены лучшие полотна художника («Русские
женщины XVII столетия в церкви», 1899; «Свадебный
поезд в Москве XVII века», 1901; «Едут» или
«Народ московский во время въезда иностранного
посольства в Москву в конце XVII века»,
1901; «Московская девушка XVII века», 1903 и
др. ГТГ). Историческая живопись Рябушкина
— это страна идеала, где художник находил
отдохновение от «свинцовых мерзостей»
современной ему жизни. Поэтому исторический
быт на его полотнах предстает не драматической,
а эстетической стороной.
В
исторических полотнах А. В. Васнецова
находим развитие пейзажного начала
(«Улица в Китай-городе. Начало XVII века»,
1900, ГРМ). Творчество
М.В. Нестерова (1862—1942) представляло вариант
ретроспективного пейзажа, через который
передана высокая духовность героев («Видение
отроку
Варфоломею», 1889-90, ГТГ, «Великий постриг»,
1898, ГРМ).
Ученик
Саврасова И.И. Левитан (1860—1900), блестяще
владевший эффектами пленэрного письма,
продолжая лирическое направление в пейзаже,
он подошел к импрессионизму («Березовая
роща», 1885—89) и явился создателем
«концепционного пейзажа» или «пейзажа
настроения», которому присущ богатый
спектр переживаний: от радостной приподнятости
(«Март», 1895, ГТГ; «Озеро»,
1900, ГРМ) до философских размышлений о
бренности всего земного («Над вечным
покоем», 1894, ГТГ).
К.А.
Коровин (1861—1939) — самый яркий
представитель русского импрессионизма,
первый среди русских художников сознательно
опиравшийся на французских импрессионистов.
Начав свой путь художника в абрамцевском
кружке мецената С. И. Мамонтова (1841—1918),
объединившего лучшие художественные
силы Москвы, во второй половине 80-х годов
вместе с
Мамонтовым Коровин посетил Париж и Испанию,
это предопределило начало нового этапа
его творчества. Художник все более отходил
от традиций московской школы живописи
с ее психологизмом и даже драматизмом,
пытаясь передать то или иное душевное
состояние музыкой цвета. Вновь посетив
Париж, он создал серию пейзажей, не осложненных
ни внешними сюжетно- повествовательными,
ни психологическими мотивами («Париж»,
1902; «Париж вечером», 1907; «Париж. Бульвар
капуцинок», 1911, ГТГ). В 1910-е годы под воздействием
театральной практики Коровин пришел
к яркой, интенсивной манере письма, особенно
в любимых художником натюрмортах («Цветы»,
1911; «Розы и фиалки», 1912; «Сирень», 1915 и
др). Художник всем своим искусством утверждал
самоценность чисто живописных задач,
он заставил оценить
«прелесть незаконченности», «этюдность»
живописной манеры. Полотна Коровина
— это «пиршество для глаз».
Центральная
фигура искусства рубежа веков— В.А.
Серов (1865—1911).
Ученик Репина, знакомый с лучшими музейными
собраниями Европы, он также испытал влияние
художественного кружка, сплотившегося
вокруг С. И.
Мамонтова. В Абрамцеве появились и первые
зрелые работы художника («Девочка с персиками»,
1887; «Девушка, освещенная солнцем», 1888,
все в ГТГ), импрессионистическая светоносность
которых и динамика свободного мазка ознаменовали
поворот от критического реализма передвижников
к «реализму поэтическому» (Д.В. Сарабьянов).
Художник работал в разных жанрах, но особенно
значительно его дарование портретиста,
наделенного обостренным чувством красоты
и способностью к трезвому анализу (портреты
К. Коровина,
1891; М. Ермоловой, 1905, ГТГ; кн. Орловой, 1911,
все в ГРМ). Поиски законов художественной
трансформации действительности, стремление
к символическим обобщениям привели к
изменению художественного языка: от импрессионистической
достоверности полотен 80 — 90-х годов к
условности модерна в исторических композициях
(«Петр I», 1907, ГТГ) и цикле на античные сюжеты
(«Похищение Европы», 1910, ГТГ).
Один
за другим вошли в русскую культуру
два мастера живописного символизма, создавшие
в своих произведениях возвышенный мир
— М. Врубель и
В. Борисов-Мусатов. Творческая индивидуальность
М.А. Врубеля (1856—1910) проявилась в различных
видах искусства: в монументальном декоративном
панно
(«Испания», 1894) и станковой картине («Царевна-лебедь»,
1900, ГТГ), портрете (С. И. Мамонтов, 1897, ГТГ;
портрет жены художника Н.И. Забелы-
Врубель, 1904, ГРМ) и театральной декорации
(к операм Римского-Корсакова
«Снегурочка» и др.), книжной иллюстрации
(к Лермонтову) и майоликовой скульптуре
(«Волхова»). Центральный образ творчества
Врубеля — Демон, воплотивший мятежный
порыв, который художник испытывал сам
и чувствовал в лучших своих современниках
(«Демон сидящий», 1890; «Демон летящий»,
1899;
«Демон поверженный», 1902; все в ГТГ). Для
искусства художника характерно стремление
к постановке философских проблем. Его
размышления об истине и красоте, о высоком
предназначении искусства остро и драматично,
в присущей ему символической форме воплощены
в картине «Шестикрылый серафим» (1904,
ГРМ), навеянной стихотворением А. С. Пушкина
«Пророк» и музыкой Н.А.
Римского-Корсакова. Тяготея к символико-философской
обобщенности образов,
Врубель выработал свои живописный язык
— широкий мазок «кристаллической» формы
и цвет, понятый как окрашенный свет. Краски,
сверкающие подобно самоцветам, усиливают
ощущение особой духовности, присущей
произведениям художника.
Искусство
лирика и мечтателя В.Э. Борисова-Мусатова
(1870—1905) — это реальность, превращенная
в поэтический символ. Как и Врубель,
Борисов-
Мусатов создавал в своих полотнах прекрасный
и возвышенный мир, построенный по законам
красоты и так не похожий на окружающий.
Искусство Борисова-
Мусатова проникнуто грустным раздумьем
и тихой скорбью чувствами, которые испытывали
многие люди того времени, «когда общество
жаждало обновления и очень многие не
знали, где его искать». Его стилистика
развивалась от импрессионистических
световоздушных эффектов к живописно-декоративному
варианту постимпрессионизма («Майские
цветы», 1894; «Гобелен», 1901;
«Призраки», 1903; «Изумрудное ожерелье»,
1903—04; все в ГТГ). В русской художественной
культуре рубежа XIX—XX вв. творчество Борисова-Мусатова
— одно из самых ярких и масштабных явлений.
Однако подлинное признание пришло к художнику
лишь после смерти.
Далекая
от современности тематика, «мечтательный
ретроспективизм» роднит Борисова-Мусатова
с «Миром искусства» (1898—1924) — объединением
петербургских художников (Бакст, Добужинский,
Лансере, Сомов и др.) во главе
с А.Н. Бенуа (1870— 1960). Огромную роль
в нем играл меценат С.П.
Дягилев (1872—1922), занимавшийся организацией
выставок, изданием журнала с тем же названием,
художники-«мирискусники» были участниками
знаменитых
Русских сезонов, организованных Дягилевым.
Отвергая и академически-салонное искусство,
и тенденциозность передвижников, опираясь
на поэтику символизма,
«мирискусники» проявляли интерес к жизни
лишь постольку, поскольку она уже выразилась
в искусстве. Отсюда поиск художественного
образа в минувшем. За столь откровенное
неприятие современной действительности
«мирискусников» критиковали со всех
сторон, обвиняя в пассеизме (бегстве в
прошлое), в декадансе, в антидемократизме.
Однако появление такого художественного
движения не было случайностью. «Мир искусства»
явился своеобразным ответом российской
творческой интеллигенции на всеобщую
политизацию культуры на рубеже XIX—XX вв.
и чрезмерную публицистичность изобразительного
искусства.
К
интерпретации прошлого, особенно XVIII
в., обращались К.А. Сомов
(1869—1939), совмещавший эстетизм и трезвую
иронию («Эхо прошедшего времени», 1903,
ГТГ; «Осмеянный поцелуй», 1908, ГРМ; «Дама
в голубом», 1897-
1900, ГТГ), А.Н. Бенуа (версальские версии,
1896—1906); Е.Е. Лансере
(1875—1946; «Никольский рынок в Петербурге»,
1901, ГТГ); «Императрица
Елизавета Петровна в Царском Селе», 1905).
Творчество
Н.К. Рериха (1874—1947) обращено к языческой
славянской и скандинавской древности
(«Гонец», 1897, ГТГ; «Заморские гости», 1901,
ГРМ;
«Никола», 1916, КМРИ). Основой его живописи
всегда был пейзаж, часто непосредственно
натурный. И это не случайно, ведь учителем
Рериха в
Академии художеств был известный пейзажист
А.И. Куинджи. Особенности пейзажа Рериха
связаны как с усвоением опыта стиля модерн
(использование элементов параллельной
перспективы, чтобы соединить в одной
композиции различные объекты, понимаемые
как изобразительно равноценные), так
и с увлечением культурой древней Индии
(противопоставление земли и неба, понимаемого
художником как источник спиритуалистического
начала).
Ко
второму поколению «
(1878—1927), одареннейший автор ироничной
стилизации народного лубка
(«Купчиха», 1915, ГРМ), З.Е. Серебрякова, исповедовавшая
эстетику неоклассицизма («Пьеро /Автопортрет
в костюме Пьеро/», 1911, ОХМ;
«Крестьяне», 1914, ГТГ).
Заслугой «Мира искусства» было создание высокохудожественной книжной графики, эстампа, новой критики, широкая издательская и выставочная деятельность.
Московские
участники выставок, противопоставив
западничеству «Мира искусства»
национальную тематику, а графическому
стилизму — обращение к пленэру, учредили
выставочное объединение «Союз русских
художников»
(1903—23). В недрах «Союза» развился русский
вариант импрессионизма (И.Э.
Грабарь, «Февральская лазурь», 1904; Ф.А.
Малявин, «Вихрь», 1906, ГТГ) и оригинальный
синтез бытового жанра с архитектурным
пейзажем (К.Ф. Юон,
«Троицкая лавра зимой», 1910, ГРМ; «Мартовское
солнце», 1915, ГТГ).
В
1907 г. в Москве возникло другое крупное
художественное объединение
«Голубая роза», в которое вошли художники-символисты,
последователи
Борисова-Мусатова. «Голуборозовцы» испытывали
влияние стилистики модерна, отсюда характерные
черты их живописи — плоскостно-декоративная
стилизация форм, поиск утонченных цветовых
решений (П.В. Кузнецов, «Мираж в степи»,
1912; М.С. Сарьян, «Финиковая пальма», 1911,
ГТГ). Плодотворно работая в театре, «голуборозовцы»
непосредственно соприкоснулись с драматургией
символизма (Н.Н. Сапунов оформлял спектакли
по пьесам Метерлинка, Ибсена,
Блока).