СОДЕРЖАНИЕ
Введение…………………………………………………………………………2
Исторический экскурс по
Городецкой росписи………………………….......2
Техника выполнения Городецкой
росписи…………………………………...22
Технологическая карта выполнения
творческого проекта…………………..25
Список используемой литературы..……………………………….…………..32
Введение
Городецкая роспись привлекла
мое внимание многоцветием красок, праздничностью
картинок русских сказок и народной жизни.
Все создает впечатление праздности, нарядности
от контрастов красок и от фантазии.
Исторический Экскурс
Если на теплоходе идти
по Волге от Москвы вниз, то недалеко
от города Нижнего Новгорода, на левом
берегу реки откроется сначала беспредельная
ширь лугов с темнеющей вдали
полоской леса. Потом берег будет
постепенно повышаться, и на вершине
круто спускающейся вниз горы предстанет
белый городок: невысокие домики
его ровным рядом тянутся вдоль
кромки воды, а густая листва деревьев,
почти скрывая их, бросает узорную
тень на побеленные стены строений.
Это Городец, ворота в заволжский
край, в прошлом край дремучих лесов
и непроходимых болот, глубоких оврагов
и прихотливо извивающихся речек, край,
овеянный древними легендами. Основан
Городец был в 1152 году Юрием Долгоруким
и служил крепостью для защиты
восточных границ Ростово-Суздальского
княжества. До сих пор сохранились
окружавшие город земляные валы, живы
и предания о том, как не сдался
город полчищам хана Батыя, правителя
Золотой Орды, покажут жители и
путь, которым двигался хан на город,—тропу
Батыеву. Смогут показать старожилы
и место, где до сих пор, как
гласит легенда, стоит невидимый
град Китеж. Когда Батый, разорив
Русь Суздальскую, пошел воевать
Русь Китежскую, подошел он к стенам
Китежа, но не увидел его: на месте города
возникло чистое и светлое озеро.
Укрывшее город озеро жители назвали
Светлояром. До сих пор, гласит легенда,
тихим летним вечером видятся
отраженные в воде стены, церкви и
монастыри, терема княжнецкие, хоромы
боярские, дворы посадских людей.
И слышится по ночам глухой, заунывный
звон китежских колоколов. Леса, которые
сейчас покрывают заволжский край, прежде
сплошным кряжем тянулись далеко на север.
Заселены они были сначала только по южным
окраинам вдоль левого берега Волги и
по берегам ее притоков — Узолы, Керженца
и Ветлуги. Тамошний люд жил как отрезанный
от остального мира, деревушки стояли
далеко одна от другой, и речки были единственным
способом сообщения. С XVII века в заволжских
краях появились новые поселенцы. Среди
них были и крестьяне, скрывавшиеся от
крепостного гнета, и разорившиеся ремесленники,
и беглые солдаты, и все те, кто хотел спастись
то ли от жестокого наказания, то ли от
непосильных долгов. Тогда и сложилась
пословица: «Нечем платить долгу, дай пойду
на Волгу». Во второй половине XVII века
в заволжских лесах появились бежавшие
из сел и городов противники церковных
реформ патриарха Никона, сторонники старой
веры — старообрядцы. Среди раскольников
были опальные люди из Москвы, участники
Соловецкого бунта и крестьянских восстаний.
Переселившиеся в Заволжье староверы
привезли с собой старинные драгоценные
иконы, рукописные книги, украшенные красивыми
заставками и миниатюрами, а также различные
предметы декоративного искусства. Главное
же, вместе с ними пришли в Заволжье ремесленники
с вековыми навыками в разных ремеслах.
Расположение Городца на большой полноводной
реке, близость Макарьевской ярмарки,
а также малоземелье крестьян и плохая
земля способствовали развитию промыслов
и торговли. Окружающие город богатые
леса служили постоянным источником сырья.
В XVII в. в этих местах начал развиваться
деревообрабатывающий промысел. Им занимались
крестьяне всех окрестных деревень вокруг
Городца. Кто-то вырезал ложки, кто-то точил
посуду (чашки, миски, поставки, солонки),
а кто-то изготавливал орудия труда для
прядения и ткачества. В районе Городца
были развиты также гончарный и золотошвейный
промыслы, прядение, ткачество, изготовление
расписных деревянных и глиняных игрушек,
вышивка и кружевоплетение. С большим
искусством вырезали здесь пряничные
доски, при помощи которых печатали знаменитые
городецкие пряники. Продавали свои изделия
мастера на городских базарах и ярмарках.
На берегу Волги располагался щепной ряд.
Привозили всё, кто что мог и умел делать.
Были здесь сани и дровни, кадки и ушаты,
деревянные ведра и лохани, плетеная мебель
и корзины, сита и решета. Рядом с хохломской
расписной посудой располагались яркие
по цвету городецкие донца. Товар продавался
и покупался па базарах не только в розницу,
но и оптом. Скупщики, или, как их еще называли,
"браки" (от слова "брать"), скупали
перед базарами изделия еще дома у мастеров,
наживая на этом немалые капиталы и оставляя
мастеров жить в постоянной нужде. Несмотря
на плохую землю в Заволжье хорошо родился
лен. Поэтому женщины пряли нитки и ткали
холсты на заказ и продажу. В Нижегородской
губернии пряли не с лопасти, как на Севере
и на Урале, а с гребня. Он представлял
собой большую расческу с частыми зубьями
(на которую надевали кудель) и длинной
рукоятью, которая вставлялась в донце.
Украшать его было практически невозможно.
А вот донце, на котором сидела пряха, делалось
из широкой доски, плавно сужавшейся к
головке-подставке с отверстием, куда
вставлялся гребень, поэтому на его украшение
художники не жалели ни времени, ни сил.
Головка-подставка представляла собой
усеченную пирамиду, где две стороны были
прямыми, третья сторона имела плавный
скат, а четвертая, обращенная к пряхе,
спускалась уступами.
Вечеринки-девишники были
самым тесным образом связаны
с «дёнечным» (донце) промыслом. Красота
и богатство росписи прялки рекомендовали
девушку и ее семью как людей
достойных, благополучных, свидетельствовали
о том, что девушка-невеста пользовалась
в своей семье уважением и
почетом. Поэтому по красоте прялки
могли судить о достатке в семье.
Учитывая такое отношение к прялке,
сложившееся среди крестьянства,
не удивительно, что как отдельное
направление выделилось выполнение
расписных донец. Однако промысел расписных
прялочных донец сложился не сразу.
Ему предшествовали три этапа: донца
резные, донца резные с инкрустацией, донца
резные с инкрустацией и росписью. Резные
донца делали в тех деревнях, где позднее
развилась декоративная живопись. Практически
в каждой семье занимались изготовлением
донец. Не все имели мастерские, многим
приходилось работать в избе, где жила
вся семья. Порой так и работали семьями.
Старшие вырубали топором форму изделия
и долбили головку — подставку под гребень.
Эта работа требовала большого опыта и
мастерства. Чаще этим занимался глава
семьи или старшие сыновья. Далее выглаживали
поверхность донца фуганком. Это уже доверяли
сыновьям помладше. Жена и младшие дети
занимались наклейкой головок на донце.
До середины XIX в. изготовление "белья"
для прялок производили из крупного и
толстого куска древесины, из которого
вырезали широкую лопасть донца, где сидела
пряха, и головку ("копыл", или "конылок"),
служившую подставкой для гребня. Особенно
тщательно к изготовлению этого орудия
труда подходил мастер в том случае, если
это был заказ. Вырезая лопасть донца,
он придавал ей плавные очертания, делал
похожей на спинку плывущей птицы. Ближе
к «копылку» лопасть заоваливали и делали
более узкой. Когда в головку вставляли
гребень, он был похож на гребешок птицы.
Во второй половине XIX в. «копылок» стали
вырезать отдельно от лопасти донца, а
затем приклеивать его. Это ускорило процесс
работы и сохранило традиционную форму
донец. Основателем промысла резных донец
называют семью Краснояровых, далекий
предок которой Никита Емельянович Краснояров
в XVIII в. приехал в Заузолье из Красноярска.
Конечно, и до его приезда в деревнях занимались
резьбой. Однако именно с его именем связывают
изготовление первых донец с контурной
и скобчатой резьбой, в которой он наряду
с плоскими применил и полукруглые стамески.
Новшество породило особый - городецкий
стиль резьбы. Эти приемы позволяли делать
резьбу более разнообразной и включать
в нее мотивы и сюжеты, а поскольку такого
вида резьбы не знали нигде, это делало
промысел более выгодным. Когда и как начали
изготавливать донца резные с инкрустаций,
сведений не сохранилось. До нас дошла
лишь информация, собранная А.Е. Коноваловым
— старейшим художником Городца. В Приузольской
долине росло много дуба. По весне, когда
разливалась река Узола и начинался ледоход,
ее воды сметали все на своем пути, в том
числе и могучие деревья. Попав в воду
и затонув, древесина дуба не гнила, а,
наоборот, становилась более плотной и
приобретала красивый черно-синий цвет.
Аристарх Евстафьевич Коновалов упоминает
о мастерах Мельниковых — Лазаре и Антоне,
живших в Ахлебаихе в конце XIX в. Они добывали
дуб из реки, что было делом нелегким. Дуб
сам по себе от природы тяжелый, а, пролежав
сотни лет в воде, становился как свинцовый.
С трудом, вытащив на берег кряж дуба, тут
же раскалывали на части и в таком виде
доставляли домой. Заготовки просушивали
в тени, оберегая их от влаги и ветра, чтобы
они меньше трескались. Когда дуб хорошо
просыхал, пускали его в дело. Использовали,
как правило, сердцевину древесины, так
как она имела более красивую текстуру.
Ее кололи на тонкие, разные по ширине
дощечки. А затем мастер вырезал из нее
различные по размерам и рисунку фигурки
людей и коней. Мелкие, совсем узкие кусочки
дуба также не выбрасывали. Их пускали
на шкантики -деревянные гвоздики. После
проведения всех подготовительных операций
приступали к работе. На подготовленной
деревянной основе лопасти раскладывали
вырезанные из дуба фигурки — составляли
композицию. Это были картинки с всадниками
около деревьев, с каретами, с всадниками
или барынями на прогулке или просто крупной
лучистой розеткой, окруженной цветами
и листьями.
Сюжеты и композиции, характерные
для оформления донец, к тому времени
прочно утвердились в промысле и
отвечали общему вкусу покупателей
и мастеров. В сложившиеся сюжеты
и композиции мастера вносили
что-то свое, оригинальное, проявляли
выдумку и фантазию, которые способствовали
созданию новых оригинальных вещей.
Вытянутая форма донца привела
к определенной схеме его украшения.
Оно делилось на два или три
яруса. В верхней части донца
часто располагали двух всадников
рядом с деревом и птицу на его ветвях.
Второй ярус обычно занимала орнаментальная
полоса, В нижней части донца, как и в верхней,
могла изображаться сюжетная сцена. После
того как была продумана композиция и
разложены все вставки, мастер обрисовывал,
а затем стамесками и киянкой выдалбливал
углубление в донце для будущих изображений
коня или всадника. Вставив фигурки в углубления,
мастер прочно прикреплял их к доске деревянными
шкантиками. Заканчивали операцию инкрустации
зачисткой всех выступающих деталей. Их
сравнивали заподлицо с плоскостью донца.
И только потом контурной линией наносились
сопутствующие мотивы, а скобчатыми выемками
дополнялся рисунок. Композиции, украшавшие
«копылок», были также отработаны. С одной
стороны изображали коня, с другой — птицу.
Форма головки подсказывала соответствующий
характер рисунка. Размещавшийся па ней
силуэт птицы был более широким внизу.
Как правило, птица изображалась с головой,
повернутой в сторону пышного хвоста.
Этот тип птицы настолько понравился мастерам,
что впоследствии перешёл в роспись. Возникновение
расписных прялочных «донец» датируют
серединой XIX в. Их появление было обусловлено
необходимостью удовлетворить спрос на
этот товар менее трудоемким способом.
Расписные прялки были яркими, нарядными,
и, конечно, среди этого многоцветия изделия
с инкрустацией терялись. Поэтому резчики
начали подцвечивать резьбу. Подкрашивали
светлые тона дерева, а также вставки из
черного дуба. На первых порах для этого
использовали сок ягод и кореньев, впоследствии
стали пользоваться красками, которыми
выполняли роспись художники. Подкраска
донец способствовала зарождению нового
искусства, в котором огромное значение
приобретает яркий цвет. Резные донца
теперь выглядели наряднее. Мастера стали
подкрашивать каждый ярус своим цветом.
Это придавало изделию больше изящества
и выразительности. Кроме донец, мастера
расписывали и другие, изделия. Были среди
них бураки, поставки, солонки, дуги, мочесники,
детские стульчики, каталки, игрушки и
пр. Как писал А.С. Коновалов, многие инкрустированные
и раскрашенные донца были настолько близки
к более поздним расписным, или «намазным»,
что от них до живописи мастеру оставалось
сделать только один шаг - заменить резцы
кистью. Местные предания сообщают, что
этот шаг был сделан в 1870 г., когда в село
Косково из Городца приехал опытный живописец,
впервые применивший в росписи донец приемы
свободной кистевой росписи. Этим мастером
был Николай Иванович Огуречников, работавший
по поновлению живописи в курцевской церкви.
Он с первых дней наблюдал за работой курцевских
и косковских мужиков. Будучи знакомым
с тонкостями и секретами красильного
мастерства, научил этому делу местных
мастеров. От Огуречникова они узнали,
что краску надо готовить не на воде, а
на жидком столярном клее, научились варить
льняное масло, чтобы оно лучше сохло.
Секреты своего мастерства он уступал
неохотно и не сразу. Своими руками он
показал, как пишутся кони беличьей кистью,
нарисовал первые образцы мотивов цветочного
орнамента — розы, "купавки", которые
потом повторялись весьма разнообразно
многими мастерами. За новое дело мастера
принялись охотно, с большим старанием.
Расписные донца хорошо были приняты в
среде бывших потребителей резных донец.
Никто уже не хотел брать
донец резных, и их производство
через несколько лет прекратилось.
Все мастера стремились постичь
роспись. Переход к расписным
изделиям оказался процессом нелегким.
Не все получалось, так как переориентировать
на роспись нужно было всех мастеров
большого промысла. Среди мастеров
этого периода, полностью перешедших
на роспись, можно назвать братьев
Лазаря и Антона Мельниковых, Гаврилу
Полякова, Терентия Беляева и Игнатия
Мазина, братьев Сундуковых, Игнатия
Лебедева и Федора Красноярова и
многих других. К тому времени работало
более 70 мастеров. Первые расписные
донца еще очень напоминали инкрустированные
и резные. Однако они были очень
разностильными. Со временем ситуация
изменилась и в росписи стал вырабатываться
единый стиль. Этому способствовало то,
что деревни, где занимались росписью,
находились в двух-трех километрах друг
от друга. Жители их общались между собой
и, естественно, видели, как работают соседи.
Удачные находки перенимались. Но все
же у каждого мастера были излюбленные
темы и мотивы росписи. Каждый имел свой
почерк в росписи. И даже приобретая роспись
у соседа в качестве образца, мастер никогда
не повторял в точности то, что видел перед
собой. Он вносил в работу новые элементы,
использовал свою цветовую палитру. Среди
мастеров-художников возникала соревновательность.
Это способствовало улучшению качества
росписи, а также увеличению числа разнообразных
сюжетов. Работая по-15-16 часов в день, мастера
неделями не виделись, и лишь в базарный
день устраивали друг перед другом выставки-продажи.
Большинство семей, занимавшихся росписью,
работали прямо в избе. Красильни были
большой редкостью. Расписывали изделия
не по одному, а партиями. Первый этап работы
состоял в грунтовке донец клеевыми красками.
Для этого мастер заготавливал различные
колера. Рассортировав донца по качеству
изготовления и ширине лопасти, художник
приступал к грунтовке. Эту операцию производили
только один раз. Даже если появлялся брак,
основу не перекрашивали, а исправляли
на следующих операциях. Каждый ярус, как
отмечалось, крылся своим цветом. Колер
зависел только от фантазии мастера. Нередко,
чтобы цветовая гамма фонов была более
разнообразной, художник, выкрасив несколько
донец, добавлял в колер краску, чтобы
изменить цвет. Благодаря этому цветовая
палитра заготовленных под роспись донец
была очень разнообразной. После грунтовки
художник очень аккуратно зачищал поверхность
донец, удалял поднявшиеся во время грунтовки
ворсинки дерева, покрывал основу тонким
слоем прозрачного жидкого клея, а затем
тщательно просушивал донце. Основа была
готова под роспись. Роспись велась такими
же красками, приготовленными на клею.
Они хранились в глиняных плошках - чебулашках.
Краски для росписи составлялись одновременно
с подготовкой цветного грунта. Это позволяло
создать сгармонированную цветовую палитру.
Первым этапом росписи шел "подмалевок".
Мастер брал один цвет и вырисовывал коня,
птицу или цветок. Этим цветом он проходил
по всей партии донец. Затем брал другой
цвет и вновь писал всю партию. И так до
тех пор, пока все донца не были "замалеваны"
основными цветовыми пятнами. Далее мастер
белилами прописывал места, где должны
быть изображены лица людей и кисти рук.
Подмалевком намечали основной сюжет
композиции. Теперь мастер приступал к
«оттенёвке». Более темным цветом, чем
подмалевок, он наносил мазки на цветы,
выделял тычинки, прописывал прожилки
листочков. Последним этапом была «разживка».
Она выполнялась черным или белым цветом,
способствовала оживлению росписи, объединяла
все мотивы в целостную композицию. Старейший
мастер Городца в своей книге пишет: «...
Эти два цвета обладают свойством оказывать
влияние на звучность различных красок
и способствовать благоприятному их сочетанию.
Киноварь, помешенная радом с черным цветом,
смотрится еще более яркой, оранжевый
цвет кажется насыщеннее и светоноснее,
голубой — легче, прозрачнее, зеленый
— спокойнее». Мастера знают эти волшебные
качества черного цвета и, пользуясь им,
достигают зрительного равновесия различно
окрашенных деталей росписи. Они равномерно
распределяют мазки черной сажи по поверхности
донца, окрашивая ею прически, шляпы, туфли,
сапоги, наводя на лицах глаза, рот и нос,
местами выполняя контуры рисунка, нанося
штриховую «разживку», объединяя мотивы
черной сеточкой и т.д. «Разживки» сажей
становятся красивым дополнением к черным
силуэтам коней, еще более усиливая их
декоративную звучность. Черный цвет способен
вносить в роспись торжественность, строгость.
Не меньшее значение имеет в росписи и
белый цвет. Белилами обводили контуры
мотивов, дополняли белой штриховкой складки
тканей, детали конского убора, крылья
птиц, формы цветов, белильными мазками
выделяли округлость формы купавок. В
белый цвет окрашивали лица всех персонажей
жанровых сцен. Белильная «разживка» придавала
особую нежность розовому цвету и голубому,
смягчала резкость красного, зеленого,
синего. Когда мастер считал, что «разживок»
недостаточно, он добавлял декоративные
разделки в виде «мушек». По темному цвету
«мушки» делались белилами, по светлому
- сажей. Для этого художник изготавливал
штампик из кусочка губки, вставленного
в гусиное перо. Просушенное после росписи
изделие мастер покрывал олифой. Когда
она высыхала, изделие было готово на продажу.
Можно сказать, что в деревнях, разбросанных
близ Городца (Ахлебаихи, Репино, Курцево,
Косково и др.), сложился единый стиль письма.
Это выражалось не только в единстве технологии,
но и в определенных требованиях к композиции.
Во-первых, это строгое соблюдение уравновешенности,
как в распределении мотивов, так и в цветовых
пятнах. Во-вторых, деление поверхности
донца на ярусы. В верхней части донца,
как правило, воссоздавался главный сюжет.
Это могли быть сцены застолья, гуляний,
изображались наездники, выезды. Второй
ярус - поясок - разделял верхний и нижний
ярусы. Там рисовались гирлянды цветов
или крупный цветок с расходящимися от
него листьями. Существовали и другие
варианты, например в среднем ярусе могла
размещаться орнаментальная полоса с
изображением птиц или кошек, причем рисунки
животных нередко подписывались: «Котъ»,
«Вася и Мулька». В нижнем ярусе донца
композиции были менее насыщены по содержанию,
чем в верхней части. Они как бы служили
дополнением к главному. Иногда такой
строй росписи нарушался. Художник мог
изобразить в верхней и нижней части равноценные
по сюжету композиции, либо более значимую
поместить внизу. Таким приемом пользовался
старый мастер Гавриил Поляков. В нижней
части донца он писал сцены сражения —
это были целые картины. Такие работы предназначались
для девушек и женщин, чьи женихи и мужья
ушли на войну. Но не все донца расписывались
богато. Выбор сюжетов для композиций
зависел от того, на каком донце писал
мастер. Как мы уже говорили выше, приступая
к грунтовке, мастер рассортировывал донца
по ширине лопасти и по ее качеству. Более
узкие и сучковатые заготовки шли на изготовление
донец для продажи на базар. Их называли
«рядовыми». Расписывали такие донца быстро,
поэтому и сюжеты брали незамысловатые,
например: всадников около дерева или
куст с цветами, одного коня или гуляющих
девушек, кавалера и пр. Несмотря на ограниченность
сюжетов мастера на их основе писали огромное
количество вариантов. В среднем ярусе
такого типа донец изображали цветочную
полосу, а в нижнем - птицу, коня или крупный
цветок. Скупость композиций "рядовых"
донец сочеталась со скупостью цвета.
Чаще всего мастера грунтовали донце одним
цветом и лишь средняя полоса с цветочным
орнаментом немного выделялась. Но несмотря
на это донца были написаны очень легко
и изящно. Ведь на базаре они должны были
привлекать внимание покупателя. К мастерам,
которые расписывали "рядовые" донца,
можно отнести Михаила Сундукова и Василия
Лебедева. Расписывали они такие донца
большими партиями по — 15-20 штук в день.
«Дорогие» донца изготавливали также
партиями, но уже небольшими — по 5-7 штук.
Они изготавливались по заказам или для
продажи по более высоким ценам. Поэтому
и "белье" для росписи выбирали качественное,
с широкой лопастью. На "дорогих"
донцах и роспись была качественнее, проработаннее.
Такой товар могли купить только зажиточные
крестьяне. Сообразно их вкусам и складывались
композиции, написанные на этих донцах.
Об этом свидетельствовал интерьер, который
чаще всего воссоздавался в верхнем ярусе.
Желтый или охристый фон имитировал золотые
палаты. Богатое убранство жилища в виде
больших часов, колонн с резными капителями,
богатых тяжелых занавесов, подражающих
бархату, говорило о состоятельности людей,
живших в нем. Композиции "дорогих"
прялок изображали самые разнообразные
сцены — свадьбы и многолюдные застолья,
беседы и встречи барышень и кавалеров,
сватовство и парадные выезды. Мастера
часто брали сюжеты из жизни. Они поражали
своей наблюдательностью и находчивостью.
Донца, выходившие из-под рук мастера,
были яркими и сочными по цвету, а выполненные
черной или белой краской "разживки"
делали изделия еще более нарядными. Расписанные
в одном экземпляре по специальному заказу
донца называли «подарочными» или «уникальными».
И как же не уникальна будет работа, если
расписывал ее мастер несколько дней.
Такие донца были как правило подписными.
Чаше всего их дарил отец дочери или жених
невесте. Ей желали веселой свадьбы, хорошего
жениха, счастливой и светлой жизни. Эти
пожелания выражались в изображениях
на прялке: богатый дом, карета с тройкой
лошадей, праздничные застолья. К такому
виду донец относятся работы с батальными
сценами Гаврилы Полякова. Они поражают
грандиозностью замысла и виртуозностью
исполнения. Еше одним художником, удивлявшим
необычностью своих работ и немало работавшим
над "подарочными" донцами, был Игнатий
Лебедев. Городецкая роспись развивалась
как промысел оформления плоских поверхностей.
Хотя нельзя сказать, что объемные изделия
здесь не расписывались, по все же большая
часть расписываемой продукции приходилась
на расписные донца, декоративные панно,
разделочные доски. Работы городецких
мастеров отличаются наблюдательностью,
умением, подойти к работе с юмором с выдумкой.
Эти особенности городецкой школы передавались
мастерами из поколения в поколение, от
деда отцам, от отцов сыновьям. Богатая
палитра росписи не имела предела, хотя
при этом изделия городецких мастеров
отличались огромной культурой цвета.
У каждого мастера была излюбленная палитра,
найденные им оттенки цвета и их сочетания.
Несмотря на это художники умело выдерживали
равновесие цветных пятен в композиции,
дописывая их завитками, сеточками, черными
и белыми «разживками». Эти приемы являлись
составляющей профессиональной грамоты
городецких художников. Помимо донец городецкие
мастера расписывали и другой товар: детские
стульчики, каталки, мочесники. Роспись
их считалась делом чисто ремесленным.
Такое мнение сложилось из-за того, что
площадь расписываемой поверхности была
слишком маленькой и художник не мог проявить
свой талант. Да и ценились эти изделия
гораздо ниже. Так, например, стульчик
для росписи покупали за три копейки, а
продавали его с росписью за пять. Поэтому,
чтобы заработать, мастеру приходилось
расписывать по 60-70 стульчиков в день.
Отсюда и сюжеты на изделиях были самыми
простыми: барыни, кони, кошки, пароходы
и др. При изготовлении стульчиков и каталок
также существовало разделение труда.
Одни делали "белье", другие его расписывали.
То, что изделия предназначались для детей,
наложило свой отпечаток на отношение
к форме и росписи. Каталки и стульчики
делали без единого гвоздя и клея. При
этом они были прочными и служили долго.
После того как стульчики, каталки и мочесники
были собраны, их расписывали художники,
которые до этого писали донца, и наоборот.
Поэтому и приемы росписи
были очень схожи, встречались одинаковые
мотивы. Немногим отличалась и подготовка
основы под роспись. В качестве грунтовки
при росписи каталок и стульчиков
использовали розовый или фиолетовый
фуксин (анилиновая краска). Готовили его
следующим образом: в кипящую
воду добавляли на глазок столько
фуксина, чтобы грунт не получался
слишком темным. Когда фуксин хорошо
растворялся, в кипящий раствор
добавляли жидкого столярного костного
клея. Все хорошо перемешивали и
остужали грунт до такой температуры,
чтобы клей не начал густеть. Наносили
грунт по белой древесине щетинной
кисточкой. При этом дерево приобретало
яркий розовый или фиолетовый
цвет. Сиденье стульчика покрывали
грунтом, а затем жидким клеем, и
основа была готова «под роспись». Мочесники
сразу грунтовали жидким столярным
клеем, после чего их можно было расписывать.
Иногда мочесник расписывали по цветному
фону. Роспись выполняли так же,
как и роспись донец клеевыми
красками, в несколько этапов. Готовое
изделие покрывали вареным маслом.
В отличие от прялок, к росписи
добавляли "золото" и "серебро"
(бронзу и алюминиевый порошок, разведенные
на скипидаре и масляном лаке). У
каталок золотили головки ножек,
у стульчиков — козырьки, это придавало
изделиям нарядность. Более близкими по
характеру росписи к донцам были мочесники,
так как они всегда находились рядом с
донцем, создавая как бы комплект для пряхи.
Поэтому и фоны у мочесников были такие
же, как и у прялок, - светло-желтые, лимонные,
золотистые пли другие светлые фоны. На
них писали свадебные выезды, посиделки
и прочие сюжеты. Каждая вещь имела свое
место и назначение в быту. Соответственно
этому складывалось и их оформление, их
цветовая палитра. В. Воронов, характеризуя
городецкую школу пишет, что она «представляет
нам наиболее чистый вариант подлинного
живописного искусства, преодолевшего
рамки графического пленения и основывающегося
исключительно на элементах живописи.
В ней отсутствует деспотизм предварительного
контура, связывающего руку живописца.
Кисть приобрела первенствующее значение;
она не окрашивает безучастно и рабски
ограниченные контуром детали композиции,
но самостоятельно ведет, строит и располагает
всю красочную архитектонику. Свободный,
гибкий, изменчивый, сильный мазок нижегородской
бытовой росписи придает ей живую и подвижную
орнаментальность и является элементом
не только красочным, но и композиционно-конструктивным...
Рука мастера уверенно владеет послушной
кистью и, самостоятельно и многократно
разрабатывая усвоенный мотив, естественно
стремится к наибольшему его лаконизму
и яркой выразительности, достигая на
этом пути значительного совершенства.
Разложение всех образов и мотивов на
конструктивно-красочные пятна, объединение
и приведение их к живописному единству
системой метких и тонких завершающих
красочных штрихов, оживляющих изображения,
— все эти приемы получили в рассматриваемой
росписи мастерское разрешение. Она смела
и решительна во всех своих приемах. Уверенность
и легкость красочного мазка граничит
с виртуозностью... Долгая работа над созданием
и развитием какой-либо композиции привела
в итоге к художественной трактовке, в
которой исчезли все неловкости, капризы,
излишки, нелады и ошибки отдельных художников.
Нижегородская роспись приобрела закопченное
выкристаллизовавшееся выражение, подобно
некоторым видам крестьянской резьбы:
она стала традиционна и классична». В
конце XIX в. городёцкий промысел переживает
упадок, вызванный тем, что дерево, необходимое
для заготовки «белья», сильно подорожало.
Быстро развивалось мануфактурное производство.
В связи с этим появилось много дешевого
ситца, который вытеснил ткани, изготавливаемые
вручную. Отпала надобность в прялках,
гребнях, мочесниках, веретенах — нехитрых
орудиях деревенской пряхи. Еще больше
усугубила дело первая "мировая война,
когда разорялись целыми деревнями и уходили
в город искать работу или просить милостыню.
В это время промысел практически перестает
существовать и попытка восстановить
его становится делом весьма нелегким.
В 1919 г. издается декрет "О мерах содействия
кустарной промышленности". Он должен
был улучшить положение промысла, но это
было не очень просто, так как приоритеты
в развитии получили те промыслы, изделия
которых и раньше имели спрос как у городских,
так и у сельских покупателей. Такими промыслами
оказались Федоскино, Жостово, Хохлома,
где изготавливались расписные коробочки
и шкатулки, металлические подносы и расписная
посуда. Намного сложнее оказалось положение
городецких мастеров, их основные покупатели
долго не могли повысить свое благосостояние
после тяжелых войн. Не было интереса к
выпускаемой промыслом продукции, да и
сюжеты, изображаемые на ней, потеряли
связь с крестьянскими представлениями
о счастливой жизни. Перед мастерами городецкой
росписи встала острая необходимость
искать новые пути разлитая, чтобы промысел
не исчез совсем. На выручку пришли искусствоведы,
художники, организаторы промысловой
кооперации. Они содействовали возрождению
ценнейших видов народного творчества.
На помощь мастерам городецкой росписи
в 1935 г. был направлен Иван Иванович Овешков.
Ему было поручено организовать в промколхозе
имени С. М. Кирова художественную мастерскую
и привлечь к работе в ней старых мастеров.
На первых порах вернувшиеся к ремеслу
художники пытались восстановить былую
легкость письма, работая на бумаге. Это
было не совсем просто и непривычно, однако
сокращало заботы о подготовке "белья"
и позволяло смелее работать при написании
новых мотивов, отрабатывая и улучшая
их. Чтобы роспись была близка к промысловой,
мастера грунтовали бумагу клеевыми красками,
разводя различные колера. Писали клеевыми
красками, а готовую работу покрывали
олифой. Помимо задачи по восстановлению
росписи ешё одним важным моментом было
изучение спроса и поиск нового ассортимента,
который бы позволил жить и развиваться
промыслу. И.И. Овешков предложил изготавливать
берестяные бураки, шкатулки, настенные
шкафчики для посуды, детские столярные
стульчики, складные ширмы. Однако его
усилия были напрасны. Художественная
мастерская в промколхозе была на положении
пасынка. Ее значение недооценивали, она
не обеспечивалась необходимыми заготовками,
а многие идеи в имеющемся производстве
вообще оказались неосуществимы. Но мастера
не сдавались. В 1936 г, мастерская переместилась
в помещение церкви в селе Нуриеве. Кроме
И. К. Лебедева, Ф. С. Красноярова и П. Д.
Колесова, в общественную красильню из
надомников перешел И. А. Мазин. Начали
работать вновь пришедшие Д. И. Крюков,
Т. С. Крюков, В. К. Смирнов. Появились у
мастеров и ученики. С 1937 г. производственные
и художественные мастерские переходят
под руководство промколхоза "Стахановец"
с центром в деревне Косково. Новое руководство
всеми силами пытается помочь промыслу,
для чего рекомендует перевести роспись
на мелкие изделия — токарные солонки,
кандейки, поставки. Городецкая роспись,
выполняемая на крупных изделиях, на мелких
теряет свое своеобразие и живописность.
«Эти обстоятельства приводили к тому,
— писал А.Е. Коновалов, — что своеобразие
городецкого искусства утрачивалось,
традиции забывались. Вместо привычной
для мастеров росписи клеевыми красками
мастерскую перевели на роспись масляными
красками. Токарные изделия после их просушки
на колосниках сначала шкурили наждачной
бумагой, затем грунтовали мелом с добавлением
сухой краски (берлинской лазури или киновари),
перетирали эту массу, разведенную на
воде, на машинке-краскотерке с небольшим
добавлением столярного клея, и получался
грунт. Называлась эта операция «опылёвка».
Затем снова шкурили наждачной бумагой.
Четвертой операцией была грунтовка, выполнявшаяся
уже масляной краской, разведенной на
олифе. После просушки изделия поступали
в роспись. Их расписывали тоже масляными
красками в три приема: подмалевка основных
пятен, оттенёвка их темными красками
и разживка белилами. После каждой операции
было необходимо просушивать изделия
в течение суток. Последней операцией
было покрытие масляным лаком. В отличие
от старой технологии, когда покрывали
вареным льняным маслом, эта новая технология
была совершенно чуждой для старых мастеров...
Словом, в массовой продукции, изготовлявшейся
в курцевской мастерской, все еще городецкое
искусство становилось весьма неприглядным».
Метание руководства привело промысел
к такому состоянию, что городецкие розы
и купавки стали писать на золотом фоне.
Это была уже и не Хохлома, но и от Городца
здесь мало что осталось. А вскоре и вообще
перешли на роспись хохломской «кудрины».
Лишь выставка «Народное творчество»,
организованная в Москве в 1937 г., вновь
позволила мастерам вернуться к традиционной
городецкой росписи, к ее подлинной традиционной
красоте. Однако и этот подъем оказался
недолгим. В 1941 г. началась Великая Отечественная
война и большая часть мастеров ушла на
фронт. Уходили из жизни старые мастера
И. А. Мазин, Ф. С. Краснояров, И. К. Лебедев,
В. К. Смирнов, Т. С. Крюков. Погибли на войне
более молодые художники. После окончания
войны разорившиеся деревни и города нужно
было восстанавливать. Все силы были положены
на это. И уже никто не вспоминал о восстановлении
промысла. Лишь в 1950 г. после выступления
на пленуме Городецкого райкома ВКП(б)
А. Е. Коновалова, одного из мастеров городецкого
промысла, ученика Лебедева и Федора Красноярова,
появились надежды, что о городецкой росписи
вспомнят. А.Е. Коновалов очень тяжело
переживал упадок своего промысла. Было
больно смотреть, как умирают последние
мастера, владевшие ремеслом. И когда в
марте 1951 г. была учреждена артель «Стахановец»,
на базе которой организовали художественные
мастерские, Коновалов согласился стать
председателем этой артели. «Первые годы
положение артели было весьма тяжелым,
— писал он в своей книге. — Материалами
нас никто не снабжал. Не было дров для
отопления мастерских. Не было никакого
транспорта, даже лошади. В Курцеве и Коскове
в те годы не было и электричества. Все
работы выполнялись вручную. Единственная
циркулярная пила, установленная еще в
30-е г. на реке Лемше, приводилась в движение
водяным колесом с деревянной и ременной
передачей. Но за дело мы взялись не жалея
сил" На первых порах мастерские производили
различную мебель: делали столы, шкафчики,
тумбочки, табуретки. Сами заботились
о сбыте. Но не сразу мастера приступили
к росписи, для этого понадобилось еще
целых три года, пока артель «Стахановец»
встала на ноги. В 1954 г. толчком для перехода
артели на роспись послужил объявленный
Советом промысловой кооперации РСФСР
конкурс на создание новых образцов для
предприятий художественных промыслов.
В нем приняли участие два художника, представившие
на конкурс изделия с городецкой росписью.
Это были А.Е. Коновалов и Д.И. Крюков. Работа
А.Е. Коновалова была отмечена Дипломом
второй степени, и Институт Художественной
Промышленности заключил с мастером договор
о разработке новых комплектов детской
мебели, за который впоследствии (в 1960
г.) в Москве художник получил Диплом первой
степени. Пока Коновалов — художник, преданный
своему делу, — работал в Москве, в артели
появилось новое руководство, которое
главной своей целью ставило увеличение
выпуска продукции и получение наибольшей
прибыли. Роспись казалась делом малоприбыльным,
да и материальных затрат она требовала
больше. К тому же, чтобы развивать деятельность
мастерской, необходимо было начать подготовку
мастеров по росписи. Понимая всю сложность
ситуации, А. Е. Коновалов перебирается
в Семенов, где с 1957 г. начинает преподавать
в профтехшколе городецкую роспись. И
уже через два года, в 1959 г., школа делает
первый выпуск. В 1960 г. артель «Стахановец»
преобразовывается в фабрику «Городецкая
роспись», а в 1965 г. она объединяется с
Городецкой мебельной фабрикой, в Курцеве
остается ее филиал. Постепенно складывается
новый ассортимент изделий, расписываемый
городецкой росписью. Наряду с предметами,
используемыми в быту (солонки, комплекты
досок, хлебницы, поставки, шкатулки и
пр.), появляются чисто декоративные (панно,
блюда). Помимо этого фабрика производит
и расписывает детскую мебель и игрушки.
Особенно знамениты городецкие конь-качалка
и петух-каталка (авторы Е.И. Воронцова
и А.Е. Коновалов). Расписываются игрушечные
шкафчики, столики и стульчики. И теперь,
когда, казалось бы, все трудности были
преодолены и можно было спокойно заниматься
любимым делом, возникли новые непредвиденные
ситуации, заставлявшие мастеров задуматься
о дальнейшем существовании промысла.
Трудности были связаны с плохим снабжением
красителями предприятия "Городецкая
роспись". Пришлось перейти на роспись
изделий по текстуре древесины, а в результате
и к упрощению живописных приемов и технологии
росписи. Технология теперь заключалась
в следующем: после тщательной зачистки
на поверхность древесины при помощи пистолета
наносили два или три слоя нитролака с
промежутками для высыхания в три-четыре
часа. Когда лак полностью высыхал, выполняли
роспись. Делалась она масляными красками
в три приема (подмалевка, теневка, разживка).
Последней операцией было покрытие изделия
масляным лаком. Эту операцию выполняли
кистью. Рассказывая об этом трудном времени,
А. Е. Коновалов писал: «Новый характер
росписи складывался в условиях коллективных
поисков в цеху, в процессе которых отдельные
мастера пробовали решать общие задачи
по-своему. По сравнению с росписью традиционной
в нашем новом искусстве утраты увеличились,
но одновременно появились и достижения,
позволявшие сохранять в готовых изделиях
ощущение дерева как материала, высоко
ценящегося в современном декоративном
искусстве. Роспись по светлому дереву
довольно быстро получила широкое признание
и у потребителей, и у торгующих организаций,
отправлявших их даже на экспорт. Некоторые
любители народного искусства даже полагали,
что городецкая роспись была такой и всегда».
В 1969 г. на фабрике организуется экспериментальная
творческая лаборатория, в которой работают
наиболее опытные художники Л. Ф. Беспалова,
Ф. Н. Касатова, Л. А. Кубаткнна, Н. Н. Носкова,
Т. М. Рукина, А. В. Соколова, П.Ф. Сорина,
Г.Н. Тимофеева, а также высокопрофессиональные
столяры, токари и резчики по дереву П.
А. Березин, И. П. Борунов, В. Г. Зеленин,
А.Я. Колов и А.А. Локтионов. Лаборатория
занималась разработкой новых видов изделий
для массового выпуска на столярной и
токарной основе. Наряду с этим талантливые
художники не оставляли попыток возродить
роспись «старого Городца» с сюжетными
сценами, которые раньше писались на прялках.
Художники часто использовали в росписи
сюжеты из городской жизни. Особенно любили
изображать прогулки кавалеров с дамами,
лихих всадников, сцены чаепития в богатых
интерьерах (с колоннами, старинными настенными
часами, высокими окнами, украшенными
пышными занавесками). Мастера фабрики
«Городецкая роспись» участвуют в различных
выставках. Некоторые из них в 1985 г. за
возрождение традиций городецкой росписи
были удостоены Государственной премии
РСФСР имени И.Е. Репина. Современные мастера
фабрики успешно продолжают развивать
традиции сюжетно-орнаментальной живописи,
передают свой опыт молодому поколению.
В настоящее время предприятие выпускает
более 500 наименований изделий: хлебницы,
солонки, наборы посуды, доски, сундучки,
шкатулки, детские игрушки и мебель. Работы
городецких мастеров можно увидеть во
многих странах мира: Франции, Германии,
Норвегии, Греции, Канаде, Бельгии, Италии,
Америке и др.